Ir al contenido principal

¿Qué es el arte dadaísta?

Por qué este "movimiento no artístico" de 1916-1923 sigue siendo importante en el mundo del arte

Por Shelley Esaak

Dada fue un movimiento filosófico y artístico de principios del siglo XX, practicado por un grupo de escritores, artistas e intelectuales europeos en protesta contra lo que consideraban una guerra sin sentido : la Primera Guerra Mundial . Los dadaístas utilizaron el absurdo como arma ofensiva contra la élite gobernante, a quienes consideraban que contribuían a la guerra.

Pero para sus practicantes, Dada no era un movimiento, sus artistas no eran artistas y su arte no era arte.

Conclusiones clave: dadá

  • El movimiento Dada comenzó en Zúrich a mediados de la década de 1910, inventado por artistas e intelectuales refugiados de las capitales europeas acosadas por la Primera Guerra Mundial. 
  • Dada fue influenciado por el cubismo, el expresionismo y el futurismo, pero surgió de la ira por lo que sus practicantes percibían como una guerra injusta y sin sentido.
  • El arte dadá incluía música, literatura, pintura, escultura, artes escénicas, fotografía y títeres, todo con la intención de provocar y ofender a la élite artística y política. 
El nacimiento de dadá

Dada nació en Europa en un momento en que el horror de la Primera Guerra Mundial se desarrollaba en lo que equivalía a los patios delanteros de los ciudadanos. Expulsados ​​de las ciudades de París, Múnich y San Petersburgo, varios artistas, escritores e intelectuales se reunieron en el refugio que ofrecía Zúrich (en la Suiza neutral).

A mediados de 1917, Ginebra y Zúrich rebosaban de líderes del movimiento de vanguardia, incluidos Hans Arp, Hugo Ball, Stefan Zweig, Tristan Tzara, Else Lasker-Schuler y Emil Ludwig. Estaban inventando en qué se convertiría Dada, según la escritora y periodista Claire Goll, a partir de debates literarios y artísticos sobre expresionismo , cubismo y futurismo que tenían lugar en cafeterías suizas. El nombre que eligieron para su movimiento, "Dada", puede significar "caballo de juguete" en francés o tal vez sea simplemente una sílaba sin sentido, un nombre apropiado para un arte explícitamente sin sentido.

Reunidos en un grupo débilmente unido, estos escritores y artistas utilizaron cualquier foro público que pudieron encontrar para desafiar el nacionalismo, el racionalismo, el materialismo y cualquier otro -ismo que sintieran que había contribuido a una guerra sin sentido. Si la sociedad iba en esa dirección, decían, no tendríamos parte de ella ni de sus tradiciones, en especial las artísticas. Nosotros, que no somos artistas, crearemos no-arte ya que el arte (y todo lo demás en el mundo) no tiene sentido de todos modos.

Las ideas del dadaísmo
Tres ideas eran básicas para el movimiento dadaísta: espontaneidad, negación y absurdo, y esas tres ideas se expresaron en una amplia gama de caos creativo.

La espontaneidad era un llamamiento a la individualidad y un grito violento contra el sistema. Incluso el mejor arte es una imitación; incluso los mejores artistas dependen de otros, dijeron. El poeta y artista de performance rumano Tristan Tzara (1896–1963) escribió que la literatura nunca es bella porque la belleza está muerta; debe ser un asunto privado entre el escritor y él mismo. Sólo cuando el arte es espontáneo puede valer la pena, y sólo entonces para el artista.

Para un dadaísta, la negación significaba barrer y limpiar el establecimiento del arte propagando la desmoralización. La moralidad, decían, nos ha dado la caridad y la piedad; la moralidad es una inyección de chocolate en las venas de todos. Lo bueno no es mejor que lo malo; una colilla y un paraguas son tan exaltados como Dios. Todo tiene una importancia ilusoria; el hombre es nada, todo es de igual importancia; todo es irrelevante, nada es relevante. 

Y al final, todo es absurdo. Todo es paradójico; todo se opone a la armonía. El "Manifiesto dadaísta 1918" de Tzara fue una rotunda expresión de ello. 

"Escribo un manifiesto y no quiero nada, pero digo ciertas cosas y, en principio, estoy en contra de los manifiestos, como lo estoy en contra de los principios. Escribo este manifiesto para mostrar que las personas pueden realizar acciones contrarias juntas mientras toman una bocanada de aire fresco; Estoy en contra de la acción: por la contradicción continua, por la afirmación también, no estoy ni a favor ni en contra y no explico porque odio el sentido común. Como todo lo demás, el dadá es inútil”. 

Artistas Dadá

Los artistas dadaístas importantes incluyen a Marcel Duchamp (1887-1968, cuyos "ready-mades" incluían un botellero y una reproducción barata de la Mona Lisa con bigote y perilla); Jean o Hans Arp (1886–1966; Frente de camisa y tenedor ); Hugo Ball (1886-1947, Karawane , el "Manifiesto dadaísta" y practicante de la "poesía sonora"); Emmy Hennings (1885-1948, poeta itinerante y cantante de cabaret); Tzara (poeta, pintora, artista de performance); Marcel Janco (1895-1984, traje de teatro vestido de obispo ); Sophie Taeuber (1889–1943, Composición ovalada con motivos abstractos ); y Francis Picabia (1879–1952, Ici, c'est ici Stieglitz, foi et amour ). 

Los artistas dadá son difíciles de clasificar en un género porque muchos de ellos hicieron muchas cosas: música, literatura , escultura, pintura, títeres, fotografía , arte corporal y artes escénicas . Por ejemplo, Alexander Sacharoff (1886–1963) fue bailarín, pintor y coreógrafo; Emmy Hennings fue una artista de cabaret y poeta; Sophie Taeuber fue bailarina, coreógrafa, diseñadora de muebles y textiles y titiritera. Marcel Duchamp hizo pinturas, esculturas y películas y fue un artista de performance que jugó con los conceptos de la sexualidad.

Francis Picabia (1879-1963) fue un músico, poeta y artista que jugó con su nombre (como "no Picasso"), produciendo imágenes de su nombre, arte titulado con su nombre, firmado por su nombre. 

Estilos artísticos de los artistas dadaístas

Ready-mades (objetos encontrados reobjetivados como arte), fotomontajes, collages de arte ensamblados a partir de una gran variedad de materiales: todas estas fueron nuevas formas de arte desarrolladas por los dadaístas como una forma de explorar y explotar formas más antiguas al tiempo que enfatizan las formas encontradas. -aspectos artísticos. Los dadaístas lanzan obscenidades leves, humor escatológico, juegos de palabras visuales y objetos cotidianos (rebautizados como "arte") a la vista del público. Marcel Duchamp realizó los ultrajes más notables pintando un bigote en una copia de la Mona Lisa (y garabateando una obscenidad debajo) y promocionando The Fountain , un urinario firmado por R.Mutt, que puede no haber sido obra suya en absoluto.

El público y los críticos de arte se rebelaron, lo que los dadaístas encontraron tremendamente alentador. El entusiasmo era contagioso, por lo que el (no) movimiento se extendió desde Zúrich a otras partes de Europa y la ciudad de Nueva York. Y justo cuando los artistas principales lo estaban considerando seriamente, a principios de la década de 1920, Dada (fiel a la forma) se disolvió.

En un giro interesante, este arte de protesta, basado en un principio subyacente serio, es delicioso. El factor sin sentido suena cierto. El arte dadaísta es caprichoso, colorido, ingeniosamente sarcástico y, a veces, francamente tonto. Si uno no fuera consciente de que, de hecho, había una razón detrás del dadaísmo, sería divertido especular sobre qué estaban haciendo estos caballeros cuando crearon estas piezas.


Fuentes

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Jasón con el Vellocino de Oro

Esta escultura es el trabajo revolucionario de Thorvaldsen, iniciado en Roma en 1802, terminado en yeso y encargado en mármol por el rico mecenas inglés de las artes, Thomas Hope , en 1803. Jason es un príncipe de la mitología clásica. Para convertirse en rey tiene que conseguir un vellón de carnero dorado, custodiado por un peligroso dragón en una arboleda lejana. La escultura lo representa orgulloso en el momento en que logró conseguir el vellón y ahora regresa a su reino. Los contemporáneos de Thorvaldsen reconocieron que con esta escultura se había logrado dar nueva vida a la Antigüedad y así se había restablecido la fe en el hombre libre. Como tal, Jason de Thorvaldsen marca el umbral hacia el siglo XIX, cuando las democracias representativas occidentales vieron la luz. La versión en mármol de Jason de Hope fue comprada por el Museo Thorvaldsens en una subasta en Inglaterra en 1917. Título: Jason with the Golden Fleece Vida del creador: 1770-11-19 / 1844-03-24 Nacional

Venus con la manzana

Todos los dioses de la mitología griega clásica fueron invitados a una fiesta, excepto Eris, la diosa de la lucha. Ella se vengó arrojando una manzana dorada con la inscripción “A la diosa más bella” entre los invitados a la fiesta. Pero no se pudo llegar a un acuerdo sobre quién era la más bella de las diosas. Por lo tanto, la elección fue dada al hijo terrenal de un rey, Paris. La elección era entre Juno, Minerva y Venus, y fue esta última, diosa de la belleza y el amor, quien ganó y recibió la manzana. La escultura representa a Venus después del concurso de belleza. Con una mano agarra la ropa del tocón del árbol para volver a ponérsela. Con la otra sostiene la muestra de belleza ante su mirada de admiración. Título en inglés: Venus with the Apple  Vida útil del creador: 1770-11-19/1844-03-24  Nacionalidad del creador: danés  Género del creador: masculino  Fecha de creación: 1813/1816  Escultor: Bertel Thorvaldsen  Dimensiones físicas: h160,8 cm (completo)  Tipo:

La Virgen como mujer del Apocalipsis alrededor de 1623-1624 - Peter Paul Rubens (flamenco, 1577 - 1640)

Este boceto o modelo al óleo fue encargado por el príncipe obispo Viet Adam para el retablo mayor de la catedral de Freising, en el sur de Alemania. En el centro, la Virgen María sostiene al Niño Jesús mientras pisotea a la serpiente del pecado, que se enrosca alrededor de la luna a sus pies. A la izquierda, el arcángel Miguel y los ángeles expulsan a Satanás, el "gran dragón rojo de siete cabezas" y otros demonios macabros. Arriba, Dios Padre ordena a un ángel que coloque un par de alas sobre los hombros de la Virgen.  Peter Paul Rubens contrastó el bien con el mal yuxtaponiendo la agonía y la crueldad de los demonios mientras caen al infierno con la Virgen y el Niño elevándose hacia el cielo a la derecha. Las pinceladas rápidas y gestuales aportan inmediatez y dramatismo a la escena. Título:  La Virgen como mujer del Apocalipsis  Artista/Creador:  Peter Paul Rubens (flamenco, 1577 - 1640)  Fecha:  alrededor de 1623-1624  Medio:  Óleo sobre tabla  Dimensiones